如何欣赏于海波的瓷器艺术作品?
于海波的瓷器艺术作品以古瓷残片与大漆(或油彩)的跨界融合为核心,承载着历史厚度、哲学深度与当代艺术的创新性。欣赏他的作品,需从材料肌理、历史脉络、哲学内涵、工艺细节等多个维度切入,方能读懂其中跨越千年的文化对话与生命哲思。
一、观材料:从“残缺与修复”中读物质的精神共鸣
于海波作品的核心魅力,首先源于古瓷与修复材料(大漆或油彩)的独特“对话”。欣赏时需聚焦二者的物质特性与精神隐喻:
古瓷残片的“历史肌理”:他选用的北宋建窑兔毫盏、南宋龙泉窑青瓷、明代德化窑白瓷等残片,本身就是时光的“活标本”。可细观瓷片的胎质密度、釉色层次——建窑黑釉的“兔毫纹”如流星流转,龙泉窑“冰裂纹”似岁月皲裂,德化白瓷泛着象牙般的温润光泽。这些肌理中藏着窑火温度、釉料配方、使用痕迹,甚至地域文化印记(北方窑口的粗犷厚重、南方窑口的细腻灵动),是解读历史的“物质密码”。
修复材料的“当代回应”:无论是大漆还是油彩,都不是简单的“填补工具”,而是与古瓷平等对话的“精神载体”。大漆从漆树创伤中诞生,自带“痛而后生”的隐喻,其幽暗如墨的色泽与建窑黑釉同属东方“玄”美学,能包容万物;油彩则以丰富色彩与可塑性,精准捕捉古瓷的历史质感,在缺口处晕染出山水、佛影等意象。欣赏时需留意材料如何“自然衔接”——漆料顺着瓷片裂痕流淌,油彩沿着釉色渐变延伸,既不掩盖古瓷的残缺,又以新肌理赋予其新生,这种“和而不同”的融合,正是东方美学“阴阳相生”的具象化。
二、溯历史:从“碎片拼图”中寻文明的时间脉络
于海波的作品是“立体的陶瓷史”,欣赏时需透过残片追溯其背后的历史语境,理解“碎片如何成为文明的切片”。
读“瓷片的身世”:他的每件作品旁都会标注瓷片的窑口、年代、发现地点等信息,这是欣赏的重要线索。例如,建窑残片关联着宋代“斗茶之风”与文人“格物致知”的哲学;龙泉窑青瓷碎片承载着南宋江南的雅致审美;明代青花瓷残片则暗含丝绸之路的文化交融。这些残片不是孤立的“文物”,而是历史场景的“物质遗存”——从釉色磨损程度可推测使用频率,从窑裂痕迹能想象当年烧造的意外,从磕碰缺口能感知岁月流转中的“无常”。
品“古今的对话”:他的创作不是“复原历史”,而是“续写历史”。如《时间的层积》将汉代陶片、唐代青瓷、宋代建盏残片用透明大漆(或油彩)层层包裹,如地质层般堆叠出“汉代粗粝—唐代温润—宋代深邃”的时间线。欣赏时需体会这种“时空折叠”:古瓷的“过去”与修复材料的“当下”交融,让千年文明在同一作品中“呼吸”,正如他所言:“古瓷的缺口是历史留给当代的窗口,修复材料是我们这个时代的注脚。”
三、悟哲学:从“破立相生”中解东方美学的生命智慧
于海波的作品是东方哲学的“物质化表达”,欣赏时需透过视觉形式,读懂其中“残缺即圆满”“无常即永恒”的深层逻辑:
“大成若缺”的圆满观:他从不回避古瓷的缺口与裂痕,反而视其为“生命力的证明”。如《圆缺》系列中,破碎的碗底残片与大漆(或油彩)塑造的半圆弧度结合,完整的“圆”被“缺”打破,却在修复材料的延伸中形成新平衡。这恰如《道德经》“大成若缺”的智慧——真正的圆满不拒绝残缺,正如人生的创伤与遗憾,终将成为生命肌理的一部分。
“涅槃重生”的超越性:作品中若隐若现的佛造像、山水意象,是涅槃美学的点睛之笔。在《还能辨认的佛》系列中,佛像不在漆层或油彩中清晰呈现,而是在瓷与修复材料的缝隙中时隐时现,呼应《金刚经》“凡所有相,皆是虚妄”的禅意。欣赏时需放下对“完美具象”的执着,从“模糊性”中悟得:破损是“破”,修复是“立”,佛影的“虚”是超越二元对立的“涅槃”,正如古瓷从完整到破碎再到新生,恰似人生在困顿中觉醒的过程。
“中庸中和”的东方美学:建窑灰釉系列是其哲学表达的典型。这种介于黑与白之间的釉色,被他用掺矿土的大漆(或油彩)延伸出渐变层次,形成“色不异空,空不异色”的视觉效果。灰釉不追求黑的浓艳、白的纯净,却以“恰到好处”的中和之美,诠释了儒家“中庸”、道家“守中”的东方智慧——这也是他对“极致”的拒绝,对“自然本真”的坚守。
四、察工艺:从“匠心细节”中见创作的“敬畏与创新”
于海波的作品是“研究型创作”的典范,工艺细节中藏着对历史的敬畏与对当代的创新,值得细品:
“读瓷”与“修瓷”的严谨:他的创作始于对古瓷的深度研究——为弄清建窑灰色釉成因,曾一年往返福建建阳十余次,与老窑工同吃同住,记录矿土配比、窑温变化对釉色的影响;修复时,每件作品旁都附原始瓷片照片与窑口信息,让观众清晰区分“历史遗存”与“当代表达”。这种“研究为根,创作为叶”的态度,让作品既有学术严谨性,又不失艺术感染力。
工艺技法的“哲学表达”:雕刻、堆填、晕染、贴嵌等技法,都是他传递思想的“语言”。雕刻时刀锋游走于瓷与漆(或油彩)之间,凌厉处似破碎的挣扎,轻柔处如重生的温柔;堆填(或晕染)时,材料层层累积(或渐变),如伤口愈合的新生组织,既保护破损处,又形成新肌理。如《釉色山水》系列,他让油彩渗透瓷片肌理,边缘晕染出渐变色彩,如“山雾漫过棱角”,呼应宋代文人画“留白”意境,让古瓷釉色成为主角,修复材料仅作“气氛烘托”,尽显“让古瓷自己说话”的创作理念。
五、感共鸣:从“器物叙事”中照见生命与文化的韧性
最终,于海波的作品指向“观物见心”的情感共鸣。欣赏时不必执着于“艺术技巧”,而可从作品中照见生命体验与文化思考:
生命的“破而后立”:那些带着裂痕的瓷片与温润的修复材料,恰似人生的创伤与疗愈。正如一位经历战争创伤的观众所言:“从破碎与重组中,看到了一束光。”作品告诉我们:残缺不是终点,而是新生的契机,正如大漆从创伤中诞生,古瓷从裂痕中获得新生命。
文化的“活态传承”:他的作品打破了“传统即标本”的刻板印象,让古陶瓷成为“可以呼吸的生命”。从建窑灰釉中读出“中庸”智慧,从冰裂纹中品出“无常”哲思,从跨时空的材料对话中看见文明的韧性——这正是文化传承的真谛:不是复刻过去,而是用当代语言让古老智慧“显形”。
结语:在“古今对话”中读懂“器物的诗意”
欣赏于海波的瓷器艺术,本质上是一场“跨越千年的对话”:与古瓷残片对话,读懂历史的厚重;与修复材料对话,感知当代的温度;与哲学意象对话,悟透生命的本质。他的作品之所以动人,正因他让冰冷的残片成为“会说话的文化载体”,让修复过程成为“续写文明的注脚”。当我们在他的作品前驻足,看到的不仅是瓷与漆(或油彩)的融合,更是一场关于“如何与残缺共生、与历史同行”的生命启示——这,便是他赋予器物的终极诗意。
热门跟贴